エックス (X)の『JEALUOSY』は、なぜあんなに音が良く、名盤なのか。

jealousy.jpg

江戸前ブログ史上最高viewを記録した「エックスのBLUE BLOODは何故あんなに音が悪く、名盤なのか」に引き続きまして(笑)、、、。


日本の音楽史上最も音がいいと言われるおなじくエックスの「JEALOUSY」。

ではなんでその「JEALOUSY」は音がいいのか?を今回はお送りしましょう。


中学生のころですかね、発売日に買った「JEALOUSY」のCD。「BLUE BLOOD」があまりに酷い音だったのである意味期待してなかったのですがその音のクリアさ、ダイナミックさと躍動感にかなりのショックを受けた記憶があります。


何故ひとは「JEALOUSY」をいい音に感じるのか。


一個一個分析してみましょう。


まず、

1.音に一切のオーディオ的な歪み成分がない。

音が非常にクリアです。歪みは必ずしも音にとって悪いモノではないのですが、前作「BLUE BLOOD」の濁り感や汚さは不要な歪みによる部分も大きかった。しかし「JEALOUSY」のレコーディングではこの、特に”ロック”では大切な要素である「歪み」を一切排除しています。←ここは最後の方に触れます。

(この歪みとは、ギターの歪み•ディストーションとは全く意味の違うものです)


次のポイントは

2.「音のダイナミクスがめちゃくちゃ広い」。

どういうことかと言うとつまり、全ての音が潰れてないんです。これは昨今のコンプだのマキシマイザーだのの未だに潰しまくった音に慣れている現代の中高生にも衝撃を与えています。強い音は強く、弱い音は弱く。しかしポップスやメタルミュージックに大切な「音の均一性」はしっかり担保されています。そう、この「音の均一性」がグルーヴや音質には大切。「揃ってる感・作品感」ですね。しかしこのアルバムでは「音を揃えてるのに潰してはいない」のです。


もう一つは

3.「周波数レンジがとても広い」。

下は30Hzあたりから、上はCDではスペック上22kHzまでですが、しっかり満遍なく出ています。近頃日本のミックスの低域の足りなさが有名アーティストやミュージシャンによってクローズアップされていますが、30年前にして完璧にこのポイントをクリアしていたのです。

しかも豊富な低域は高域にさらなる輝きを聴感上与える働きをするんですね。 同じように高域が出たミックスでも低域が足りないと単にうるさい高音になってしまい兼ねません。



以上「JEALOUSY」の音がいいとされる三つの聴感上の特徴ですが、では何故そういう音に仕上がっているんでしょうか?


最大のポイントは「オーバーロードさせても歪まないマイクプリを使用している」こと!そして「コンプレッサー」を使用していないけど、マイクプリをオーバーロードさせて音を圧縮している。これが音の最大の秘密な気がします。


ややこしいですが、(笑)

つまり、「オーバーロードさせて音の均一性を得ているのに、歪んでいない」んですね!


エンジニアリングを全く知らない方にもわかりやすく語りますと、

マイクから出てくる電気信号は小さすぎてそのまま録音できないのです。そこでマイクプリアンプという機材にマイクを繋いで音を増幅させるのですが、ツマミを上げてマイクからの電気信号を過度に増幅させようとすると歪むのです。ようするに音が「割れる」わけですね。

しかし、多くのマイクプリは「その割れる一歩手前の程よい歪み」に個性を持たせ、それを最大の売りにしています。適正に設計された程よい歪みは音を時として美しくするんですね。また、そのサウンドの違いが個性とされ時に神聖化されレコーディング現場で重用される。


特に「ニーブ」というメーカーのマイクプリはシルキーなサウンドといわれますし、「SSL」にはニーブとは違った美しい歪み感がありそれぞれにファンがいます。他にも様々なメーカーがありそれぞれサウンドに個性があります。


ところが、オーバーロードさせても歪み感を感じさせないマイクプリというのがあるんです。それはapi。このマイクプリはアメリカンな太いロッンロールサウンドなどど言われていますが、しっかり音をほどよく圧縮してくれる(コンプレッサーより自然に音の粒を揃えてくれる)のになかなか歪まないという最高の特性を持っています。


しかも高域も低域も非常に伸びていて物凄くハイファイな特性なんですね。


もちろんニーブやSSLも歪ませない使い方をしますが、そのかわり圧縮感は少なくなる、またはなくなります。そこが最大のapiとの違い。


ここはもちろん想像でしかないのですが、この「JEALOUSY」はapiで録られたモノではないかと推測されるのです。(「JEALOUSY」のレコーディングでメインに使用されたL.A.の当時のコンプレックススタジオの機材の情報はネットでは見つけられませんでした。)

しっかりある程度圧縮を施された、均一性を持った音なのに歪み感もコンプ感も一切ないドラムサウンド。それはもうapiではないかと思うのです。


「BLUE BLOOD」の音の悪かった理由は、先のブログに書いた「部屋の問題」に加えニーブのマイクプリやコンプレッサーにより付加された「歪み感」がエックスのドラムサウンド、バンドサウンドに向かなかった。というのもあったと推測されます。(信濃町スタジオは全てのスタジオがニーブの卓であったし、時代的に外付けのマイクプリを使ったとは考えにくい、なぜなら「卓」全盛の時代でしたから)


加え、特にドラムサウンドがいいのは当時日本より何歩も先に行っていた「ドラムテック•チューナー」の存在。「(BLUE BLOOD」でもおすぎさんという日本の元祖ドラムチューナーさんがついておりましたが。)この「JEALOUSY」のテックさんは後述のエンジニアが連れてきたとか。。。


それとおそらく、僕はYOSHIKIさんの生音を聞いたことがないのですが、

「BLUE BLOOD」のレコーディングで苦労した分おそらく「JEALOUSY」までの間に奏法をかなり無理のないように鍛え直したのではないでしょうか。つまりただパワーに任せて叩きまくるのではなく、適度な音量かつ1番いい音で太鼓が鳴るスタイルへと。。。。


何より音がいいのは本人の音がいいからというのが最大の前提になりますから。


シンバルもスネアも全く歪んでないんですね。おそらくYOSHIKIのサウンドはすぐ目の前で聞いてもパワフルでありながらとても心地よく痛くない音のはずです。


最高のセッティングとチューニングで最高の楽器を最高のプレイで奏でる。

当たり前のことが成立していたと断言出来るでしょう。


それと、少し戻りますが、何故「JEALOUSY」のエンジニアはそのようにコンプも使わず最高にファイファイな音でレコーディングするというアプローチを取れたのでしょう?


それは、「JEALOUSY」のレコーディングエンジニア•ミキシングエンジニアの「リッチー•ブリーン」はジャズやフュージョン系のサウンドを主に手掛けるエンジニアだった、ということです。

自然にダイナミックでHi-Fiにという、全くロックやメタルのエンジニアとは違うアプローチをそもそもしていた可能性があります。


このエンジニアを探して来たのは亡きTAIJIといいます。ロックやメタルだけでなく幅広く音楽に精通していた彼らしい逸話ではないでしょうか。


で、


最後にもう一つこの完璧なサウンドが完璧な状態でCDになった奇跡。


それはマスタリングの素晴らしさもあると思います!

マスタリングは信濃町スタジオの巨匠田中三一さんですが、もうレジェンド中のレジェンド。デジタル処理によるマキシマイズの技法が産まれる前の真の巨匠ですね。

しかも、この「JEALOUSY」のリリースされた時期がまたよかった。


いわゆる「音圧戦争」にまだ突入する前の1番いい時代だったのですね。


「サイレンジェラシー」を聴いて見て下さい。サビ前のストリングスのフレーズがバッと前に出てきます。そしてなによりラストのストリングスのクレッシェンド!!うおぉぉおって感じで大きくなって曲が終わります。これは今のひたすら圧縮するマスタリングでは不可能な音楽表現。(ちなみにリマスター版ではここの部分がかなり犠牲になってました。。。。音圧あげちゃった分。悲し)


さて総括しますと、

「api」(と思われる)による歪みを加えることのない、しかもコンプを使用することなく圧縮感(均一感)を付加したレコーディングとミックス。マスター段またはマスタリング段においての「本当に薄く薄く掛けたトータルコンプ」による絶妙なサウンドコントロール。これが秘密か?!で、いつも言ってますが、ドラムの音がよければ他の楽器も全部いい音に出来るんです。。。。。


『レコーディングエンジニアの技術とセンス、そして絶妙な時代であったが故の最高のマスタリング』


そしてなによりも「BLUE BLOOD」で失敗したサウンドを二度と繰り返したくないというYOSHIKIをはじめとしたバンドメンバーの気合いと情熱が(あくまで想像だけど)「JEALOUSY」をエックスのもう一つの金字塔にさせたのは、言うまでもありません。


「いつまでも聞ける最高の音楽を目指しています」YOSHIKI


これは30年経って完全に実現され、証明されています。


ああ、コンプよさようなら。

※江戸前ではこの夏apiを8ch導入いたします。お楽しみに。

「マイクの吹かれを過度に嫌うエンジニアは蒼井優に耳元で囁かれたことが無い悲しい男」

昨日のBLOG

『X(エックス)の『BLUE BLOOD』はなぜあんなに音が悪く、名盤なのか』

https://www.edo-mae-recordings.com/blog/2019/6/4/x-blue-blood

は、すごいアクセス数でした。今日はその続きの『なぜ音が悪いのかpart2』を書こうと思ったのですが、かなり危険な内容な気がしましたので、あと10年ぐらいお待ちください。

さて、今日は真面目な話。

「マイクの吹かれを過度に嫌うエンジニアは美女に耳元で囁かれたことが無い悲しい男」。

そんな仮説を提唱する僕なのですが、実際マイクの吹かれに神経質なエンジニアやプロデューサーさんは本当に多いですね。特に日本人、その気質と思われます。

「大丈夫。吹かれてない?」
よく言われます。(笑)

そんなとき、『吹かれてるぐらいで丁度いいんすよ!』
と平気で言います。僕(笑)

これ絶対吹かれちゃ駄目なマイク!!リボン!!

IMG_0980.JPG




まず第一に僕が気がつかないわけはないんですよwww。
どんな些細なノイズやピッチのズレ等、気がつかないということはマズありません。

問題はむしろ、マイクの吹きが醸し出す音楽的魅力やリアリティに『皆が気がついて無い』ということにあるのです。

吹かれって基本的に低音で「ボフっ」ってなるんですが、そんなものは帯域コンプや波形処理でどうとでもなる。
吹いたから録り直しなどは完全にナンセンスなのは言うまでもありませんが、吹いてるからこそゾクって来ることもありますよ?

フランス語のシャンソンとかマイクに近接する程エロいです。リアリティ。
これはマイクに近接して収録するレコーディングだからこそ得られる、リアリティとはいえないでしょうか。
離れて鑑賞するライブでは得られないからこそ聴ける音楽表現。レコーディング作品の素晴らしさや録音の芸術がここにあります。



例えば、オーケストラのオンマイク収録。

好みの問題もありますが、指揮者が構えたであろう瞬間の奏者の身体の動きを衣装の衣擦れや呼吸音に感じる事が出来ますでしょう?今まさに迫真の演奏が始まるという気配。。。。

これがリアリティなのです。
リアルには本来客席ではそのような音はほとんど聴こえません。
しかし、それを捉える事が出来るオンマイク収録。

「リアルではなく"リアリティ"」

そんな感じでレコーディング現場のリアリティを一番伝えてくれる一つのエッセンスがマイクの吹かれだと思うんですわwwww

Gabrielle Aplin / Salvation

曲全体でマイクが吹かれまくっています。
それを気にならない程度まで丁寧に処理してあります。聴いてみてください。

マイクの近さから来る息づかいやLIPノイズまで含めた”リアリティ”が素晴らしいです。
ゾクゾクしますね。
それがアレンジや映像と相まって見事なアートに昇華しています。

この歌を吹かない距離で録ったら味気ないと思いますよ。。。。。
ここまでセクシーな録音はないです。
mixまで含め完全にコントロールされ尽くした曲。
この曲だけでなくこのCD『ENGLISH RAIN』全体が素晴らしい曲とサウンドに埋め尽くされています。


さて。

あとセクシーと言えばこれ。。。。

このCDはド頭歌い始めからいきなり吹いていてしかも全編に渡って吹いているんです(笑)。
※この曲は4曲目。

当時は沖縄民謡はおろか沖縄にも全く興味がなかったのですが、このCDはタワーの視聴機で聴いて一発でノックアウトされたものです。

『なんなんだこの近さとリアルさは!!そして声の説得力は。。。』

おじいちゃんに『マイク吹かないように注意して距離を保ってくださいね!』
なんて注意しても無駄だしナンセンス、って判断した現場の雰囲気がさらに音楽を深いモノにしている感じすらするんですよ(笑)。

このCDをきっかけにして音楽以上に沖縄そのものに傾倒していく事になる私。
『録音状態の如何』にはそういうパワーすらあるんですね。

X (エックス)の『BLUE BLOOD』は何故あんなに音が悪く、名盤なのか。

『BLUE BLOOD』と『JEALOUSY』。

これらの、あまりにも日本の音楽の歴史の中で対照的な作品よ、、、

今の中高生にも絶大な人気を誇るXのこの名盤たち。そしてこの天と地の音質の違い。

前者は音が悪いランキング1位。後者は音がいいランキング1位!wwwww


で、ふと、なぜ『BLUE BLOOD』があれほどまでに音が悪いのか。かなり久しぶりにちゃんと20年ぶりくらいに分析的に聴いてみてわかった。。。。


それは、

ドラムレコーディングで使用したブース(部屋)が最悪だった。ということだったのだ!!!よ

CDの音が悪いというと、まだデジタルレコーディング技術が熟成してなかったとか、マスタリングが悪かったとか、色々言われますがそんな生易しいことではない!(笑)

『BLUE BLOOD』のレコーディングにおいてメインに使われたのは『CBS SONY信濃町スタジオ』である。諸情報をもとにするとオーケストラパート以外はすべて信濃町だ。

そう僕が駆け出しのとき地獄の日々を過ごした思い出したくもないスタジオ….


そこには3つのレコーディングスタジオがあり、おそらく使われたのは1stであろう。

当時1stと2stには『アイソレーションブース』と呼ばれた(一般的な意味のそれとは違い、固有名詞のように使われた)天井が高く鳴き龍(フラッタエコー)のする部屋があった。吸音処理がされていなく天井が高い割に面積は狭いので、上下方向の響きが極端に増幅され、一般的には禁忌とされるフラッタエコーが特徴的に鳴るブースだった。(何につかうんだろ、この最低な響きの部屋は、、、と入りたてのペーペーの僕すら思ったほどの響き)

※フラッタエコーとは『パン』と1発叩いてもびょ~~~~~んみたいな感じに響く、いわば位相感のめちゃくちゃ悪いフィードバック値の多いショートディレイの固まりのような短いリバーヴのこと。


で、今回スタジオのモニターで CDをじっくり聞いてみて、『BLUE BLOOD』の主要曲のドラムはこの『アイソレーションブース』で録られていたのだと確信した。


つまり「音が悪くて当たり前」だったのだ。

例えば4曲目の『EASY FIGHT RAMBLING』のイントロのドラムを聴いてみてほしい。なんか変なリバーブというかディレイがかかってるでしょ?


これがまさに『アイソレーションブース』の特徴的なフラッターエコー的な音響特性。

この曲のこの部分のミックスではかなりアンビのマイクが上がってるので非常にわかりやすい。

他にも『BLUE BLOOD』や『ウィーケン(ケンケン)』でもこの性質の響きを大きく感じることが出来る。また、フラッターエコーの特徴である「位相感の汚さ」は『BLUE BLOOD』のハイハットがチュルチュルいってる事でも分かる。はじめ「なにこれ。マスターはMD???wwww」とか思ったほどだもん。

この、分離も悪いわ、残響多いわしかも位相もおかしいわ、しかもコンソールから離れているわ(『アイソレーションブース』はコンソールルームとは真逆の位置であったのでケーブル長が何十メートルにもなるから音痩せがパない)….。悪い条件のオンパレード。

それにしても何故このような決定的なミスを当時のエンジニアが犯したのだろうか?

あくまでも以下は想像だけど、

「ラウドな響きで録るのがドラムレコーディングの基本」と、当時まだ思っていたか(時代的にありうる)、ヨシキ本人がこっちの響きが気持ちいいもーん!と、思ったか(あくまでも叩いていて)、のどちらかだと思うの。


日本の音楽史上、かつてそれまでには無かった音数とスピードのドラムスタイル。エンジニアもどういう風に録ればいいかわからなかったのか。

または、えー?こっちで録るの?無理無理!!!

と、エンジニアが思ってても若いゲイリーさんが強行したか、のどっちかとしか思えないのだ。

『BLUE BLOOD』全体を聴くと『アイソレーションブース』ではない位置で録った質感のものも含まれているので、途中でこれはヤバいとセッティング場所を変えた可能性は大いにある。


では、何故音が悪いならセッティング場所を変更した後の音を全ての曲で使わなかったのか?


それは『演奏の鮮度と精度』の事情ではなかろうか。

それと『もうなにがなんだかわからなくなってた』

かもしれないという、この二点が想像される。


まず、『演奏の鮮度と精度』の問題。

このアルバムのレコーディングはハードすぎてエンジニアがぶっ倒れたというのは有名な話しであるけど、

『BLUE BLOOD』にしても『X』にしても何テイクも何テイクも苦労して録った中、一番いい演奏だったのがその『アイソレーションブース』で録ったものだったのではないか?ということ。


二つ目の『なにがなんだかわからなく』、、、は、あまりにレコーディングがハードすぎてエンジニアもメンバーもスタッフも体力や集中力の限界で、皆どんな音が鳴ってるかわからなくなり音が悪いことに気がつかなかった、または、わかっていてもスルーしていた(mixでなんとかなるやろ…)のかも知れないということ。

音が悪くてもいい演奏が獲れてることの方が優先するのは当然だし、ましてやヨシキが「このテイク!」と言ったら覆せない現場の様子も安易に想像できる。


音が悪い悪いと言っても、『エンドレスレイン』や『UNFINISHED』あたりはそこまで音が悪くない。つまり、それらの曲はドラムの音数が多くないってことの証明でもあるのですが。


『アイソレーションブース』のその特徴的な響きの音は、ディレイの塊に近い特徴的なリヴァーブの「枝感」が程よく溶けるようなぐらいの音数のアレンジにおいては威力を発揮するんです。

例えば同じ信濃町の『アイソレーションブース』で録られた聖飢魔Ⅱの『FIGHT FOR YOUR RIGHT』。

https://music.apple.com/jp/album/fight-for-your-right/1081764212?i=1081764220

このぐらいの音数になりますと結果的に往時の素晴らしい生ドラムサウンドが聴けます。

Xほどのスピードと音数のドラムには7~80年代の設計思想のレコーディングスタジオでは『前時代すぎてダメ』だったんすね。。。

こういったルームサウンドは80年代の流行りであって、パワーステーション(バンドであり、スタジオでもある)に代表されるようなこういったリヴァーブ感は1970~80年代のスタジオ設計の王道でもあったとも言えます。(信ソ(1978年竣工)はあまりにフラッター傾向が強すぎるけど )

例えば、1980年のピーターガブリエルの作品で有名になった「ゲートリヴァーブ」もこの音色感を機械的にさらに押し出したものといえるでしょう。まあつまり、こういう響きはシンプルなアレンジでないと生きなかったってことっす。


時に1989年。日本の街じゅうを震撼させた『BLUE BLOOD』が発売されたのが。


たしかにこの手の響きの部屋でドラムを録るというのは当時の ”日本では” 未だスタンダードな手法だったのかもしれないけど、あそこまでの音数とスピードのドラムに対して日本のレコーディングエンジニアは全くついていけなかった、というのは間違いのないことかもしれないでしょう。(その2年後の『JEALOUSY』の別次元に進化したXのサウンド(海外で海外のエンジニアによる)たるや。。。)


で、ドラムの音が悪いばかりにほかのギターや歌、ミックスまで悪く聴こえてしまった「好例いや悪例」の『BLUE BLOOD』。(ドラムをましに聞かせるために他の楽器の音をショボくせざるをえないという悪循環も発生)

しかし、どんなに音がアレであっても、その音楽的魅力や価値は決して失われることはないんですねぇ。


こういった若き日のヨシキやXというバンドの苦労や苦悩、スタッフを含めた『音楽を作るということの過酷さや美しさそして素晴らしさ』を伝えるエピソードや、聴く人に色々なストーリーを想起させ、想像力を掻き立てるその音質含めた『作品としての質』。それが今でもこの作品が愛される最大の理由ではないでしょうか。


音楽そのものの魅力だけでなく、そういった事まで含めて「作品の魅力」となるという。


これこそがドラムレコーディング、いやレコーディングというアートの本来のあるべき理想の姿であると、僕は思うのです。

最高に素晴らしい至高の録音芸術、それが『BLUE BLOOD』なんですね

ネットで唯一拾えた信ソの画像。。。もうこの建築は、ない。

ネットで唯一拾えた信ソの画像。。。もうこの建築は、ない。

ビンテージ系ドラムサウンドのすげぇところ

 ツイッターに

「自分がプロデュースしたりディレクションする時は殆どがクリック無しで、「もっと前で」とか「大サビなったら走ってくれ」とかいう内容に終始する(笑)

クリックに合わせて叩けるひとよりそういう音楽的な解釈をすっと理解出来て、すぐ実現できるドラマーが好きです。」


と、書いたんだけど、まあそれは「クリックに合わせてまーす!」って感じになっちゃうドラマーやアンサンブルが嫌いなので、だったらクリックいらんやろ!

ってのが元々の発想なんですが、すごいことに気がついたんですよ、さっき。独断と偏見ですけど。


自分の好きなそういった「走ったり揺れたり”自由自在なグルーヴ”ってラディックとかロジャースとかのビンテージ系のサウンドの楽器じゃないと音楽的に聞こえ難いんじゃないかなって。


極端にいうと、いまのメタル系とかエクストリーム系?とかの音色やヒュージョンぽい無駄にハイファイな音色の楽器だと美味しく聞こえないんですね。(独断と偏見)


つまり、あのふくよかで程よく余韻があり全体が一体化してるドラムの音色がグルーヴを補強してると思うんすよ。


なんで打ち込みのドラムがキモいのか。

それは毎回同じ音色やパルスが繰り返えされるからなんです。(多少レイヤーしてるとしても)

毎回ちょっと違うから気持ちいいんですね。どんなにショットが安定してても毎回違う。

街を歩いてる人間が全部同じ顔だったら気持ち悪くないすか?


朝ドラの登場人物が全員同じ顔だったらキモいすよね。


そういう曖昧さを優しく包み込む音色と、そうではない音色ってドラムにもある気かするんですねー。


レコーディングではそういう部分を大事に録らないと

「意味ないよ」

 

 

IMG_1091.JPG

山形のド田舎で公務員やってる古い友人のドラマー。包容力すごい、人としての。 

歌手•ボーカリストのドラムの音色の考えかた。

最近良く思うのだけど、ボーカリストのみドラムの音色に対して「別の」感覚を持っている気がするんです。


普通、ギタリストとかベーシストつまり楽器の人からすると

「(俺の)邪魔にならない音•音色」を求めてる気がします。


で、ボーカリストはどんな音を求めてるかというと、

「気持ちのいい音」なんですよ!


ギタリストなんかは、自分の音しか聞いてないから気持ちいい音かどうかってより「邪魔しない音」が欲しい(笑)ソリスト系のミュージシャンに多いですね、ギタリストに限らず。


ボーカリストはその歌いやすさのためや「自分が主役である」という自覚や自負があるため、音数がシンプルである事を要求します。

しかし、シンプルなだけではだめなんですよ。「心地いい音色」を求めているのです。シンプル故にね。ドラムだけでなく全ての楽器に。


ことドラムでいいますと、音数が少ないけどもリズムの隙間を心地よく感じさせる音色を無意識に求めています。


ただ分離がいいだけ、アタックがあるだけ、派手なだけの音色では気持ち良くないのでしょうね。イコールそれは歌いやすさと同義。


音符と音符を繋ぐ、心地いい音色を求めている。


そもそも「邪魔」とか「気持ちよくない」音色を出すってのは演奏家としては言語道断なのですが、マイナスをプラスにするための考え方ではなく、良いものをさらに良くするような考え方を演奏にも音色にも当てはめて行けるようにしたいですね。


音が良いなんて当たり前じゃなきゃダメなんですね。



さらに音良く、さらに高みへ!


と、チョー有名な歌手がなぜドラマーをコロコロ変えるかの話をきいてて、答え合わせが出来た次第です。

ていうか、ほとんどの一般国民•リスナーはこの歌手の感性と一緒ですよ。きっと。 

 

IMG_1327.JPG

きゃぁ、江戸前さんのドラムの音色チョーいいんだけど ♡酒が進むわ♡

ANZU 

音を信じ伝えるといふこと

 あるあるなんですが、

ウチで録った時点にその場で「素晴らしいドラムの音です!!!」って感動していたようなサウンドが、本人自身がミックスした完成品を聞かせてもらうと全然別な音になってることが多いんです。何でこんな事になるのか。音についての真のイメージを持ててないのか、「弄ってなんぼ」というやってしまうのか。

どのように悪くなるかというと、

レンジが狭くダイナミクスもなく歪みっぽくなって平面的なサウンドになっている。

「音の悪さ」 の三拍子揃った感じにしてしまっている。


「わかってる」はずなのにそういう悪い方向に改悪(してるつもりはないのだろけど)してしまうというのは、ミックス作業というプロセスを安易に考えすぎているということなのでしょうか

そもそも、音を信頼していないんだろうな。。。


今目の前にそこにある音を、そして「いい音だ!」と思った自分自身の感性すら信じていないのかも。


もっと信念というものが音には欲しい。

 ネットに書いてる「ドラムサウンド処理テクニック」「ミックス技法」「コンプやEQ」の使い方。

 

みたいのを全て無視してやってみるのが一番いいでしょうね。 

 

 昨日奈良の唐招提寺に行ってまいりました。京都や同じ奈良でも東大寺の喧騒とは全く違うくて静かな御寺。

 鑑真和上が中国から自分の信じる「仏の教え」と「戒」を授けるために何度も渡航に失敗しつつ最後は盲になってまで「信じる仏」を信念を持って伝えに来たその証である唐招提寺。

なにかを伝えることの尊さ、難しさは誰でも等しく情報を発信出来る•情報を得ることの出来る現代では考えられません。 

 音楽を表現し伝えることとは一体なんなのでしょうか。。。

唐招提寺の桜。いや、梅? 

唐招提寺の桜。いや、梅? 

シンバル沼の畔より眺るといふはなし

昨日は、山の会(山村牧人氏、横山和明氏、山本拓矢氏の三氏)を中心としたシンバル沼の住人達の会を眺めてきました。

講師陣には他に小出シンバルの社長さん、ARTCYMBALのこれまた山本さん、テックの土田”つーちー”さん、シンバル加工の旗手延命寺さんという、もうここに爆弾落ちたら日本のシンバル終わるレベルのメンツ。お客さんにも某DMの編集長からあの方やらこの方まで。。。


自分がこういった会合に参加するにあたってはまず、シンバルの新製品が!とか、シンバルの材質が云々!とか、シンバルを加工するとどうなる云々、とかそういうことをもちろん学ぶ為ではあるけれど、なによりもシンバルを作るひと愛するひと、それを基に素晴らしい音楽を奏でるひとを「感じる」為と言えます。
そういった人々やその技術や歴史•文化を理解し敬意を持たなくてはそれを「録音」したり「ミックス」することは出来ないと思うからです。

コンサートの音響の世界は「PA」から発展して「SR」と呼ばれています。
つまりパブリックアドレス=”拡声”だったものが、近年の会場の大型化に伴いサウンドレインフォースメント=”音の補強”という意味合いに変化してきたとは、つっちーさんの弁。

その通りです。レコーディングの世界はそれの最たるものです。
音楽の表現のためなら「補強」だけでなく「改変」「編集」すら厭わないわけです。

その時にシンバルだけでなく太鼓全体•楽器全体•音楽そのものに対する理解と敬意がなくては「補強」どころか「損壊」を起こしてしまう。

そういったことが起きないように、その理解を深めるためにこういった会にお邪魔するわけですよ。

音楽に「職業として」携わる人たちは今一度この視点を忘れないようにしたいものです。


つっちーさんの弁によると、「ダークなセットにはブライトなシンバル」逆に「ブライトなセットにはダークなシンバル」を組み合わせるとよいとのこと。
これも納得ですね。シンバルがキラキラしすぎているとドラムサウンド全体の重心が上がったように感じますもん。
またそれは音楽全体•ミックス全体の印象すら左右するのです。さらにその叩き方自体がサウンド全体を支配することすらあります。

参考ブログ
https://www.edo-mae-recordings.com/blog/2018/3/14

他にもARTCYMBALの山本さんの
「シンバルには音の指向性がある」
という話しが面白かったですね。

マイクはもとより弦楽器や管楽器やアンプ類に指向性があるのは身近に感じるのですが。。。

参考ブログ (江戸前的シンバルの選び方にも言及)
https://www.edo-mae-recordings.com/blog/2017/8/23

とにかく為になる「シンバル沼の会」を沼畔から眺めた件についてのブログでした!(笑)

『スネア女子』スピンオフ『ロジャース女子』公開中

https://www.edo-mae-recordings.com/snare-girl/rogers-girl-anzu

ドラマーでも分かる算数

 江戸前調べだけど、誰よりも早く叩きたいとか、誰よりもテクニカルでありたいとか、誰よりもデカイ音で叩きたい!というのは沢山あるけれど「誰よりもいい音で叩きたい!」という人が圧倒的に少ない。(じゃ、何を基準に楽器を選んでるの?)

「いい音」とはドラマー以外にもわかってもらえる「唯一」の要素です。

ちなみにドラマー以外=クライアントになる可能性がある人物

という事実を忘れすぎてる人が多い(笑)

 

 

体感だけど、ドラムにテクニックやスピードを必要とする音楽というか「現場」数を1とすると、それらを必要とせずいい音を必要とする「現場」は5はある。また、テクニックじゃなく「サウンド(グルーヴ含む)」を徹底的に追求しているドラマーはプロ志望4人に一人ぐらいの印象。つまり。。。

つまり5x4で、テクニック志向のドラマーよりもサウンドやグルーヴ志向のドラマーの方が仕事が20倍ある計算になる。


気がつこうよ、早く。なるべく20歳頃に。。。。。(笑)


人生変わるってば。


手数やスピードだけ重視する業界全体の雰囲気が良くないのだというのを某専門誌の編集長ともよく話ししてる。だからこそこ先のドラムコンテストであったわけで、真の意味でそれを理解出来ていたエントリードラマーは何人いたのだろうか。。。。

ホントに切実な島国的な問題。

 

 ちなみにドラマーには算数だけでなく国語も大切なんです。

そのコンテストの応募要項読んだんでしょうか?タイトルは「アンサンブル」じゃなかったですか?(笑) 

アンサンブルは日本語じゃないか(笑) 

 

 あとはコミュニケーション力かな。

一言多い奴って嫌われるでしょ? 

ドラムのフレーズもなんかサービス精神か何かしらないけど、ちょっと個性入れてやれ!とか一工夫入れてやれ、一発目立ってやれ。。。 

 それが要らないの。

 

レコーディングのエンジニアリングもしかりだよ。タムのこの余韻切っておいてあげよう、タイトにしといてあげよう、アタック付けといてあげよう。

 

その大きなお世話は全く必要なし! 

おととい来やがれ!。 ←余計な一言の例

 

IMG_0676.JPG

新年にあたりドラム業界を憂う戦士達(ISEYA前にて)

本当の『抜け』とはなにか。

2019年明けましておめでとうございます。

さて最近滞りぎみのブログですが、新年1発目は全ての楽器に言える音の根本問題・みんなが固執する

音の『抜け』について書きましょう。

昨日ウィーンフィルのnew yearコンサートを見ていたところ、一発のシンバルがいい音だな〜〜〜ってなんとなく思っていますと、twitterで某オーケストラ関連の仕事の方が

『ウィーンフィル見てます。やっぱシンバルってこのくらいの鈍さがあっても良いと思う。最近のは上がで過ぎ』と書いていて

自分はすかさず反応。『それは本来の抜けじゃないんすよね。 さっきの一発の話しすね(笑)』と

するとOさんは

『そうなんですよ、さっきの一発ね。今のピアニッシモとかも抜けていて情報量が多いですよね、シンバルだけマイクで狙ってんのか?ってくらい前面に質感が飛び出てて凄い。音量と硬質化で戦争してんじゃないんだってことがわかればもっとよくなると思いますよ。』と。

ようするに『抜け』ってHIが出てればいいってもんじゃないってことをウィーンフィルの奏者は分かっているということ。

田舎のうちの父親が相当耳が遠いのですが、TVの音質調整を『Hi +15』とかにしていとても聞いてられないんですけど、『大いなる勘違いです』

そりゃ高域が特に落ちてるのはわかりますけど。

ご老人を呼び出す病院の待合室の呼び出しのアナウンスで甲高い声を出したりは逆効果。診察中の話しかけもしかりで優秀な医者は低いトーンで優しく語りかけるとなんかで読んだことがあります。

そうつまり、ジャパネットたかたのあの社長の声は実はテレビ的なキャラクター性は別にして、老年代への音声認識的には弱かったと言えるのです。ちょっと低めに話すだけで2~3割さらに売り上げが上がったかもしれないのです。(しらんけど)

またこういうこともありました。昨年夏甲子園を見に行ってんですが、なんと全くアナウンスが聞こえてこない。さしすせそしか聞こえないというwwwwww

これも音響会社のおおいなる勘違いでして。。。。。そういうチューニングにしちゃってるんですね。これはプロ音響という分野として考えて相当やゔぁいことだと思うんですけど。入札で安い業者にしてしまったためなんでしょうか(笑)

特にドラマーさん、耳が悪い方が多いのとHiが落ちてる方が多いので、パイステとかのキラキラ系のシンバルを選ぶ方が多いです。もちろんいい音色ですけどそんなぶっ叩いたら音が崩壊しますよって。だったらもっとダーク系のシンバルの方が全然抜けてきます。

最近の楽器はシンバルからベースからフルートに至るまで音が硬いのが好まれる傾向ですが、すべてとは言いませんが『この勘違い』からきているところが多いです。

平手のパシっていうビンタより、グーによるボディブローのほうが効くんですよ。

自分の音が抜けてこないと悩む方々は、まず、Hiを下げて中低域の扱いに気を使った方がいいですよ〜〜〜

音の『抜け』とは、キラキラ感ではなく

『そこにあるという実体感』

なのです。

日本のMIXはHIの競争で結果LOWのない薄っぺらい音になってるのもこういうところから来てますね。絶対。

kousienn.jpeg

ドラマーの「ステージ」によりサウンドが変化する話しから発展させて。。。

 ドラマーの人気とドラムサウンドの関連性の話し。


みんなどんなドラムサウンドが好きですか?

タイトな?ドカーンとしたやつ?

甘いやつ?辛いやつ?


ドラムはアコースティック楽器でマイクを通してさらにミキサーやスピーカーを通して聴くことが多い楽器ゆえ、マイキングやミキサーとかの「都合」に上手く調和させて発達(または退化)して来た経緯があります。


そう、ドラムサウンドの変遷はコンサートの大型化と無関係とは言えないのです。

東京ドームでドラムを鳴らすとどうなるかは想像できるでしょ?パシってやってもパーァぁぁぁーン!

みたいな。

現代のドラムセットはそういった大型な会場での聞こえをかなり重視します。大手ドラムメーカーの主たるエンドーサーがそういったクラスのドラマーになることは色々なカタチで自然なわけですし。また、人気ドラマーのほうが宣伝効果は大きいですからね。そしてそういった「ステージ」で活躍するドラマーの意見を多く取り入れ製品を開発するのも当たり前のことと言えます。


ただ、本来音楽に求められるドラムの音質とそれが一致してるかは、人やジャンルによりわからないものです。


とあるドームクラスのドラマーはそこには多いに悩んでいました。

現代のドラムセットでは自分たちの求める音楽に本来合うサウンドは出ないと。

(しかもボーカリスト氏がやたらドラムにうるさいらしい(笑))

それはストラトにレスポールの音は出せないみたいな話しです。流行りとしてストラトばかりになってしまってると。(実際のギター業界はしらん(笑))


誤解を恐れず言うと、ドラマーは本来出したいサウンドを出せずにいるのかもしれないなって。

PAさんとかからも(残響多いから)チューニングをもっとこうしてくれ、こういうドラム使ってくれってオーダーが来てしまいますし、結構そういう要求は絶対的だったりするし。(エンジニアさんが言うんだからそうなんだなって思ってしまう効果。人気あるドラマーでも先輩の業界人の話しはよく聞きますもの。謙虚な人だから人気出るし可愛がってもらえますしね。しかしそれとこれとは別な話し)


レコーディングを振り返ってみてもそういう「いい音」を出しても勝手にカットされちゃったりするし。


ドラマーが大きい会場でやるようになればなるほど、必然的にタイト目なサウンドが「現場で」要求されてしまうことが、いつのまにか本来自分の好きな。そして出したい音とはかけ離れていってしまってる可能性は大いにあると思います。

また、その人その人のドラムサウンドとは本来経験の中でアップデートされていくものだと言えますが、あれよあれよとビッグになってしまったドラマーはそこをすっ飛ばして「大型ステージ向けの楽器」に定着してしまうこともある。


レコーディングなら色々試せるわけですが、実際何セットも手配してスタジオに持ち込むのは今時難しいところもあるし、ドラマーがほんとにいい音に気がつく環境ということについて、本当に早急に考えなくてはならないなーと思います。


みんな一台づつドラムセットを所有して、ライブも毎回持ち込みで、バンド入れ替え時のスピードや手際の良さ(チューニング含む)まで「見られてしまう」アメリカのドラマーがいかに厳しくかつ、いい環境で育っているか。

こりゃ日本のドラマーは追いつかないですよ。


みんなで考えないと!

みんなで!

 

↓日本一ドラムの事ばかり考えいる方の一人。「さあお前も一緒に考えるんだ!!!!」

photo by 江戸前。 

※今月発売のドラムマガジンでは工藤義弘さんの素晴らしすぎるドラムサウンドとソロの演奏が聴けますよっ!

IMG_0408.JPG

あんなに絶賛されて買われてる機材や「ひと」ですら実は信用されてないかもしれない件。

あなたはやってませんか?


せっかくいい音だと信じて惚れて買ったベースにプリアンプやEQを過剰に繋いだり、してませんか?


プリアンプの定義もある意味難しく、ベースの中に埋め込まれてるのもあれば、エフェクタータイプのやつもある。

埋め込まれてるタイプは簡単な補正や方向性づけの為のもので、エフェクタータイプのモノは積極的なキャラづけのモノといえましょう。しかし、二重で処理してることには変わりはなく、それはコンタクトしてるのに関わらずまたメガネを掛けてさらにサングラスかけてるみたいなものだと、思いませんか?


この場合、当然ですが「コンタクトに来てる光はメガネを通ってる」わけです。メガネの傷や曇りを通して。


コンドーム二枚重ねみたいなもんでしょ。


彼女にコンドーム二枚してくれなきゃやだ!と言われたとしたら、それは

「信頼されてない、嫌がられてる」

ということになりませんか?(笑)


つまり、過剰な処理をするということは根本的に「その音を信頼してない」ということと一緒だと思うんですよ。


レコーディングに纏わる様々な処理は、この「信頼してないから弄り倒す」ということをしているように感じることがとても多いです。

EQ、コンプ、マキシマイズ。。。


どんなに素晴らしいサウンドのドラムを持って来たとしてもその過剰な音の処理は、

「信頼してないんじゃないの?その音の良さと自分の感性を」


大好きなドラマーやプレイヤーを連れて来て最高の演奏をしてもらったのに、「エディットする」んだ。。。。


素晴らしい歌だね!って言ってるわりに過剰なピッチ修正??


本人の歌じゃないじゃん、最早。。。。


どんなに素晴らしいマイクや機材を持って来てレコーディングしても、過剰に弄りすぎて本人はさらにいい音に飾ってあげてるつもりが

「何を着せてるんですか?。。。。」


しょっちゅう機材を買い換えたりする行動しかり、もっとその楽器や機材やそして、「ひと」を信頼してあげなきゃダメだと思うんですけど。


最近ほんとにイラっとくるのは、こういうことですね。


僕はこういうことを一切やっていないし、今後も一切やらないことを宣言します!

CM

江戸前では『スタジオ代金カスタマイズ制』を導入しました。

内容、掛ける時間数日数、音の方向性等ご相談ください。

手取りはやくLINEをいただいても構いません。ID : em0510gs

お知らせっ

BLOG、おひさしぶりですねぇ。

何人かはお気づきかと思いますが、当江戸前のサイト内ではレコーディング料金の表記をなくしました。

今後はお値段はそれぞれのクライアントさんとのご相談の上決定していこうということにいたしました。

例えば高校生さんと沢田研二さんが同じ料金というのはあり得ないわけです。予算が違うんですから。

メジャーも予算がないのは百も承知ですがさすがにアマチュアさんと値段が同じというのは。。。。

またレコーディングの性質にもよります。若いBANDさんが目をキラキラ輝かせて『⭐︎初めてのレコーディングなんですけど⭐︎、でもいい音で録りたいんです⭐︎、しかし皆BAITであんまり予算がなくて、、、けど!音は妥協したくないんです⭐︎⭐︎⭐︎』みたいなのにこちらが気を効かせたくなるのは人情ですし、音楽を真剣に考えている人を応援したくなるのも物理みたいなもんで。江戸前の。

実際、音楽を不真面目に舐めて考えている人たちほど方法やお金で揉めます。だいたい(笑)

そういうトラブルは音楽の神?に失礼。

江戸前でレコーディングを検討なさっているお客様とはやはり単純にリハスタのようにいついつ何時で予約おねがいしま〜〜〜す。→当日になってどんなバンドさんなのかどんな音楽なのか、レコーディングでどうしたいのか、が判明するようではいい音楽になりにくいですし、効率もきっと上がりません。レコーディング初心者ほど当然非効率なレコーディングをしがちです。当然ですよね、やったことないんだもん。

なので、もちろんお金の面・予算の面のご相談を含め事前に音楽性や求めるサウンド、レコーディングのやり方や方向性を事前に詰めておきたいんです。

そのためにはやはり緊密な打ち合わせが欲しいです。で、そのためにはまず『レコーディング料金の問い合わせ』を必須にせざるを得ない状態がいいと思ったわけです(笑)

もちろん基本料金設定はありますし、いままでもおせわになっているクライアントさんは今まで通りの料金でやらせていただきます。

が、新しいクライアントさん、バンドさんはまずお問い合わせください。

だいたい非効率な方法でやってるせいで2~3割予算を無駄にしているなんてのは、『ざらです』から。。。。。

一例:レコーディングでギターの調整が甘いことに気がつきそこで全部の竿のオクターヴチューニングチューニングが必要になり1時間無駄。とか。。。。(だいたいメンバーがそれをできないので僕がやらざるを得なかったり。。。)

レコーディングってただ録音してMIXして、、、だけでは済まないんですよ。。。

まず予算含め私に相談してくださいね〜〜〜〜

2~3割予算圧縮できますよ。『うちがディスカウントしなかったとしても!!』

著者近影

著者近影

ドラムの音が悪いのはベーシストのせいかもしれない話

 ドラムでも何でも楽器はパワフルにありたいとか大きい音量を出したいとは言っても、その力加減には限度や高度なスティックコントロールが必要なのは誰しも否定しないでしょう。


かなり久しぶりなブログは、ドラムの音を悪くしてるのはベーシストのせいかもしれないという件です。


誰もがいい音を出したい自分の音ははっきり聞こえたいと思うものですが、こと特にベーシストに関しては注意というか他人への思いやりが必要です。どんな楽器でもかもですが。


ベースは低音楽器であるがゆえにステージ上の「音場」に非常に影響を与えます。なぜなら低音は高音をマスキングしやすいですし、単純ベースの音がでかすぎると訳がわからなくなります(笑)。

つまりベースがデカかったりむやみやたら低音を出しすぎると他の楽器のトーンが喰われ犠牲になる。というかそれ以前の問題にPAがコントロール効かなくなるなど。


特に音量を自らの肉体でコントロールしなくてはならないドラマーは無理な叩き方になってしまいます。

いつもレコーディングでいい音で叩けている人でもライブだと力が余計に入ってしまったりしませんか?。

(そこは敢えてレコーディングとライブでは叩き方を変えてる、という人も多いでしょう。セッティングしかり)


普段とは違う無理に力が入った叩き方だったりになるといい音がする、訳がありません。


ドラマー本人で様々なシチュエーションで叩いてる方なら経験上知ってることかもしれません。プレイにも変化が出るでしょうし。


ただ、こういったことはなおさら素人のお客様のほうが敏感だったりします。

今日◯◯さんの音が悪かったなぁって。(PA云々の話しでなく)

時に、鋭い人は他のメンバーが◯◯さんの時に限ってなんか良くないなーっ、て気がついていたりするみたいです。


確かに確かに!

演奏のしやすさや演奏の良し悪しはそういうところからもかなり影響受けるのは間違いないことでしょう。


いい音であるためにはステージ上の全員が思いやりを持ち合わなければ。


特に弾きまくり系ベーシストさんとかギタリストさんね!(笑)うるせーんだよ!単純に!(音量だけでなく音色もね)


こういうことはもちろんレコーディングでのヘッドホンバランスとかでも言えますよ。

ヘッドホンの返りの音の細いスタジオだと力が入りすぎちゃう、というような経験も多くの人がしてると思います。


周りがうるさいと声がデカくなり声が枯れる、というのはなにも居酒屋でだけに限ったことではないんですね!(笑)

IMG_9704.JPG

LUDWIGを選ぶ奴の男気。

LUDWIGの太鼓は時代に流されない。

いつでも一緒の音がする。しかしいつも一緒であるが故に叩く人のカラーや人間性が大きく出る。

 

一般的に、LUDWIGのイメージって、僕の中では『ユルい』『雑』『適当』『おおざっぱ』にはじまり、『扱いにくい』『きまぐれ』『ツンデレ』。。。。。wwwwwwww いつもビールしか呑まず、その冷えを極度に気にするわりにぬるくてもいつもどうりに呑む、的な、

しかしなぜかLUDWIGは一番美しく攻撃的で正直でまっすぐで芸術的な音がするんだ。ミステリアスでその音に魅惑され魅了され束縛される。。。。

例えばストレイナーがすぐ緩む、壊れる問題。こんなのは何十年も前から言われ続けてることだろうけども、全く改良せずそのままだ。しかも交換するのにサウンドハウスですら6000円くらいするぞ!(笑)すこしは改良しいやwww

だが、逆に、最近のラディックでも往時のものと同じ音がする。

工場とか色々変わってるかもしれないのにね。

 

ラディックに男気を感じるのは国内の流通や商業的事情もある。

 

エンドースをほとんどしない、そして親切すぎない?代理店。多くのプロドラマーがどこかのメーカーとエンドース契約するのには楽器そのものの件もあるけど、なにより消耗品の絶え間ない供給の保証もある。そのサポートが素晴らしいからだ。

 

長い旅先で楽器のどこかや何かに不備や不足が生じた場合、すぐにパーツを送ってもらえたりする。

 

ところがラディック。自分で買いに行くしかない。

けど、それが山形だったらどうする?!次の日早起きして仙台や秋田まで買いに行くのか?(笑)

(秋田にはないなw)

 

そういうときにメーカーのサポートは非常に心強い。

 

ラディックを使うドラマーさんはある意味そういった利便とは無縁と言える。よくレコーディング前日に楽器店にヘッドやパーツを大量に仕入れに行くのに遭遇する。

 

そう、LUDWIGとは「お前と一緒に死ぬまで生きて行く」というような真のオトコの選ぶ楽器であり、逆に言うと

LUDWIGに選ばれたドラマーが真のオトコとも言えるのだ。永遠の女房のような。いい時も悪い時も。。。

 

長年出会ってきたLUDWIGのサウンドやそのオトコ達に共通するのはそういうった「感情」のような気がする。

 

と、moke(s)やWiennersの最新のサウンドに思い出し、ビートルズ、ツェッペリンや一頃の聖飢魔ⅡやDEAD ENDなどをまた聴いて思うわけ。共通する何か。

 

おとこの(女の子でも可)サウンドにはシンプルなマイキングが似合う。。。。

おとこの(女の子でも可)サウンドにはシンプルなマイキングが似合う。。。。

20歳の雪肌精達に接し考えたレコーディングのこと

 最近20歳ほどの女性をお二人ほど撮らせて頂く機会があり、要するに先に成人式を迎えた女性たち。

成人式というと今年は振袖レンタル屋さんがバックれて撮影や式が出来ず大変だったという話は記憶に新しいけど。


撮影の世界では「古くからの型」や商売の形式がありそれが今崩れ始めているようです。

街の写真館で撮る一世一代の「本物の技術による記念写真」というのは確かに伝統的に素晴らしいもので、何十年後に見返すととても貴重な家庭の財産になる。


問題は、おいくらのコースでポーズは何種類で着物はこれから選んでねー、みたいな半端なやつ。(今はこれが主流らしい)


その20歳のお二人もそういったところで成人の写真を撮ったとのこと、しかしとても値段に見合うような内容ではなかったと言ってました。


型にはめた、自由の効かない写真でなおかつ「そこそこの値段」であること。

これが1番将来的に煮ても焼いても食えない半端な写真になってしまう気がします。

レコーディングに例えるとやたらEQとコンプかましたかのような、過剰に白飛びさせたり彩度上げたり、明瞭度下げたり(フォトショ的用語 )。


音楽もまさにそれで、型にはめたレコーディング、型にはめたドラムサウンド、選択肢のないドラムサウンドやミックス。


お任せしたらこーなっちゃった。

けど、どう指摘して良くしてもらうのかもそもそも言い方がわからない。。。。


レコーディングやミックスでは良く見かける光景です。


僕はドラムサウンドもミックスも型にはめるような事はしたくないです。


かならずあなた個人、あなた方のバンドにふさわしいレコーディングの方法やサウンド、ミックスの方向性というのがあります。


成人の記念写真や結婚の記念写真のようにそう何度もやるわけではないアルバムのレコーディングなどは、じっくりじっくりどんな風にしたいのか、するべきなのか。


その方法論やサウンドまでじっくり考えてレコーディングに臨んで欲しいです。

これからチャンスを掴もうとする若いバンドであればあるほど。


それを考え実行することが最高の「自己プロデュース」だし、メジャーメーカー等若いバンドを探してる人たちは、「そこ」に注目しているものです。


さらに言うと、今の自分を未完成であればあるほど、そのまま美しくパッケージングする、それがレコーディングであるべきです。


荒削りだったドラマーが普通になってつまらない、と誰かが言ってましたが、

荒削りであるからこそレコーディングに納めるという考え方は永遠に通用するスタンダードでピュアなロックの考え方だよ。


そこに「ちょっとだけ」写真写りの良くなるようにお化粧やレフ板を当ててあげる。


それで充分なレコーディングになるのです。

しかし、その必要充分こそが1番難しい。 

是非僕に相談して下さい。 

アー写撮影サービスもありますし(笑) 

 

ハタチの瞬間のような音楽は今しか出来ないんだよ。 

 (20でも25でも30でもいいけどね、)

IMG_8641.JPG

 ひたむきにまっすぐ確実に進む。

それがレコーディングです。 

Pearl Reference Pure レビュー!(過去記事より復刻)

2012年?ころの記事の復刻です。

去る7月某日、江戸前レコーディングスにてPearl社スタッフ様ご来訪のもと、同社のフラッグシップのドラムセット『リファレンス・ピュア』のテストレコーディングが行われました。

このたびPearl社様およびドラマー・ドラムチューナー冨安様の御懇意により、そのレコーディング音源を公開させて頂ける事になりました。

完璧なチューニングとセッティングによる、アグレッシヴでテクニカルなテイク!
演奏とドラムチューニングは冨安 徹氏です

短いですが、現代最先端の『ピュア』なドラムサウンド、お楽しみください。

Drum Performance and Tuned by 冨安 徹 (official site)
使用ヘッド REMO Clear Empelor
スネアはPearl Free Floating Copper素材 14"x5"

IMG_2958.jpg
tools_mixer83X83N838A815B839383V838783b83g.jpg

使用マイク
kick / audio technica ATM-25・audio technica AT-4050
sn / shure SM-57 ×2
tom / zennheiser MD-421 ×3
f-tom / zennheiser MD-421 ×2
top / AKG c-414 ×2
room / Electro-Voice Cardinal ×2

使用マイクプリアンプ
Brent Averill CLASICC 1272
SSL VHD
CHANDLER LTD. Germanium Pre

使用プラグイン (protools 7.4)
McDSP CompressorBank4 ×2 (room mic・drum master)
waves L3-LL Ultramaximizer (master fader )

※コンプは0.5~1dB叩く程度
L3はノーマライズ程度 (2018年re_master時は未使用)

※2018年追記 『うわーOFFマイクの立て方が少し違うけど基本的なマイキングとmixのアプローチは今も昔も全く一緒じゃん。。。。NO EQ NO COMPは言うまでもなく。。。』

 

 


ドラマー・ドラムチューナー 冨安様 コメント

今回の趣旨は、リファレンスピュアとヘッドの特徴と、ポテンシャルを解りやすく伝える事でしたので、基本ノーミュートで、マイクを通した撮り音をチェックしながら、エンジニアの鹿間さんのご指摘の下、タム同士の芯の出方や、倍音のトーンを揃え、Pearlドラムの特徴をなるべく引き出せるチューニングを心がけました。
正直、チューナーやプレイヤーでレコーディングした中で、こんなにもドラマーの近くで、こんなにも出音に気を使い、出音を聴き、ご理 解いただけたり、ご指摘いただけたエンジニアは初めてでした。スタジオもエンジニアの鹿間さんも、ホントに初めましてだったのに、とても不思議な心地よく、とても安心感のある、でも決して気は抜けない、緊張感が時間をおうごとに感じられた素敵な一日でした。

パール楽器製造株式会社 スタッフ様 コメント

今回のレコーディングは音の太さ、またクリアさに驚くばかりでした。(冨安)徹さんによる素晴らしいチューニング、力強いプレイ、そして鹿間さんの完璧な録音の三位一体により、楽器の実力を最大限に引き出していただいたと思っています。リファレンスピュアもできる子だとは思っていたのですが(笑)、ここまでいけるんですね!


江戸前レコーディングス エンジニア・サウンドプロデューサー 鹿間 コメント

今回はPearlさんの最新鋭ドラムセットのレコーディングとのことで、そのサウンドを穢す事があってはならないと相当の覚悟で臨みました。しかしながらそれは杞憂で、太鼓のインチごとに完全に鳴りや素材がコントロールされた素晴らしい楽器、的確で完璧な冨安さんのチューニング、そしてなにより『タイコ』を鳴らし切る最高のプレイ。はっきり言って録音ボタンを押すだけの『簡単なお仕事』になってしまいました。
太鼓を愛する人間ばかりが集まった、今なかなか無いアツい現場だったのが印象的でした。

2018 追記

これ以降事あるごと、新製品あるごとにPearlさんや冨安さんとはご一緒させていただいております。ありがとございます。

うん、今聞いてもいい音。ただ、スネアの音は今聞くとすこし惜しいかな(笑)

Reference Pure ほし〜〜〜

演奏者とココロをヒトツにすると。

レコーディングエンジニアの心得として、教本に書いていそうで書いていない一番大事なことは、一番僕が心掛けているのは、演奏者と気持ちを一つにすることでしょうか。


どんなサウンドが欲しいか、どんな演奏にしたいか、いや、どんな音楽にしたいのか、を共に考えます。


そうすると自ずと使うエンジニア面のテクニックは決まってきます。

単にマイクや機材のチョイスやマイキングという意味ではなくて。


最近良くご一緒する超ベテランの、アーティストとしてCDを何十枚も作って大ヒットばかり飛ばしているドラマーさんに言われて良かったのは、

「しかまやりやすいわ(エンジニアとして)。ただの前ノリベーシストかと思ってた。悪い悪い(笑)」

まあ、その兄貴とは付き合いも長いのでまぁそうといわれればそうなんですけど、エンジニアとしては初で。


そのアニキとは楽器や楽曲を基に、タムの口径のチョイス、スネアやヘッドのチョイス、チューニング、シンバルのチョイスや果ては叩き方まで忌憚なく遠慮なく意見を言い合ってレコーディングできました。


「スネアのロー足んなくないすか?」「やっぱそう思う?だよなー」

「シンバルのチンチキが目立ちますなぁ」「オケ、叩き方変えるわ」。。。。 


みたいなやりとりを沢山することでサウンドや演奏は良くなるのです。しかもそれらの意見は二人ほぼ同時に感じて、しかも合う(笑)


ただ、やみくもにドラムのチューニングやチョイスについて意見しても認めては貰えません。アニーキは百戦いや千戦錬磨です。


単に楽器に詳しくあるべきでなく、ドラマーという人種が大好きで常に一緒に演奏したり彼らを観察したりコミュニケーションやノミニケーションを沢山して来た事が何より活きている気がします。


で、そういった時にいつも言われるのが、

「しかま、マジで?これマジでEQしてないの?マジ?コンプも?マジ。

すごいじゃん」


著名なエンジニアさんばかり何十人と仕事して来たであろう方がそうおっしゃいます。


世の中どんだけEQで出来てんねん!

 

 こういう話はドラムだけでなく全てにあてはまると思っております。

 

 

IMG_8567.JPG

クロックの不正確さ、誤差をお見せ致します。

さて、ここに2つの音声の波形があります。70分くらいの音声をアナログ段でパラって2つのデジタル録音環境で録音したものです。1台はフォーカスライトのクロックによるiPadでの録音、もう1台はSONYのポータブルPCMレコーダー。

IMG_6437.JPG

一見、完全に同じ波形に見えますが、拡大すると先頭は、

IMG_9802.JPG

うん。先頭は揃えてあります。で、ケツは??

 

IMG_1206.JPG

う==ん。1/10秒ずれている。。。

デジタルではサンプリングレートが48kであるなら1秒間を4万8千回測定して数値にして記録しているんですよ。『クロック』とはその4万8千回のタイミングを司る信号で、その正確さが音質に如実に現れます。タイミングにむらがあると波形に誤差が出てきますので。

この2台の録音環境ではクロック同期をしていません。で70分くらいの録音で1/10秒もずれるくらい2台のクロックの『発振』は曖昧だったということです。

デジタルではこのクロックの精度がとっても大事なんです。。。

ちなみに江戸前レコーディングスではクロックに特注の『ルビジウム発振器』という宇宙工学レベル(?)のものを採用しています。素晴らしい精度です。

つまり江戸前は音が

1.良い

2.悪い

(難しいはなしかもしれませんが、クロックが正確であればあるほど理論上高域の波形の正確性が増しますので、HIが綺麗に伸びます。)

 

単なる偶然を活かすということ。

商業写真やブツ撮りは別かもだけど、意図せず「そう映っちゃった」写真てのがあり、それを選ぶかどうかでその写真家の真価が問われる気がする。土門拳という巨匠写真家は、計算しつくして高度すぎる技術で撮っても「そう映っちゃった」写真が良いという。それは鬼が手伝ってくれたと表現している。

レコーディングでも意図せず「こういう演奏になっちゃった」「ズレちゃった」「こんな音になっちゃった」って思惑と違う結果になることが多いけれど、そういうのこそ自信持って採用すると後から聴いて「これがいいのよ」ってなることが殆ど。ズレかと思っても全くズレて聴こえなくなる。

レコーディングでは演奏した本人ほど重箱の隅をつつくようなジャッジになってしまいます。こまかいところを気にしすぎると大きな流れや魅力が削がれてしまう可能性が出てくる。

自宅レコーディングやセルフレコーディングではこういったことに気をつけねばなりません。みんなで作業するということには、価値観の画一化を防げるという大事な側面があるのです。

なので『バンドレコーディング』であるならば尚更メンバーの演奏をお互いにしっかり聴きましょうよ。そして、つまらない音楽はなぜつまらなく感じるのかをもっと考えたいです。

 

snare_girl.jpg